Bridget Riley described the experience of viewing her paintings as an “active, vibrating, pleasure,”[i] and was surprised and annoyed that others considered her work painful to look at. While art historian Pamela Lee calls Riley’s annoyance defensive,[ii] I can understand Riley’s position. Having just visited the mosques of Istanbul and the sari shops of Dhaka, I’m reminded just how strange it is to call the painting Cataract 3 over-stimulating. I know that perception is subjective, but since my own reception of this work is so opposed to the experience of pain, I have always felt that describing the work as visually aggressive is a sign of visual inexperience or the result of cultural provincialism. To those who complain that the work induces piercing headaches or stomach-turning seasickness, I say: as with food or drink, expand your tastes and increase your tolerance, live a little.
The instant I saw it, the painting began to undulate before me, an animation of colored light and waves. The feeling was rhythmic, pulsing, floating. Cataract 3 is a bit larger than a double glass sliding door. Despite its shimmering presence, the surface of the painting is sober, dry and matte: the weave of the canvas is evident and the paint application straightforward.
Gray-green wavy lines progress down the painting, becoming a saturated two-tone set of red and cyan, emanating red light. The warm red advances atop its cool cyan shadow. Our inborn tendency to see complementary afterimages, particularly when opposite hues are juxtaposed, amplifies the painting’s glow.
The white ground reasserts itself among the colored figures, lightening and clarifying them. In most places, the white is equal in width to the colored combo, but as the colored lines narrow along each downward-turning diagonal, the white widens, emitting a skim of white light atop a gray shadow. The crossed signals of light and shadow vibrate in these valleys, driving the movement in the painting.
The horizontal, colored curves seem to widen a bit in a few areas in the middle and bottom of the painting, creating subtle fissures in the uniformity of the pattern, like threads pulled in a weaving. These fluctuations might be deliberate or the byproduct of a handmade execution or even the effect of changing color and value contrasts. In any case, the bands are thin enough that minuscule discrepancies are visually consequential. The painting is from 1967, the year Riley introduced color after some years of painting only in black and white. Riley concurrently committed to the narrow stripe form, which she describes as integral to her use of color: “essentially edge, without a large volume to carry is the ideal element to work with this elusive relationship between color and light.”[iii] For example, Riley rejects the idea of a green triangle; a triangle’s solid volume and directional qualities assert themselves and compete with the use of color. Not wanting to simply ‘color in’ her earlier achromatic paintings, she re-imagines her forms for color.[iv]
For me, this painting endures unlike more facile examples of Op Art, because, like a work of thoughtful science fiction, it uncannily compresses the past, present and future. Throughout her writing, Riley recalls the impact of specific perceptual memories. In this painting, one sees how she draws upon these lived moments, whether it was observing light across water, watching the bright blue sky fade into its complementary afterimage, studying the divisionism of Seurat’s dots and Moorish tiles, or engaging an all-over structural approach to figure drawing. She hones aspects of these past experiences in order to present a wholly new perceptual event tantamount to them.
Riley embraces pre-planning, carefully considering and revising color, scale and composition via drawing: a practice of perfecting, rather than the pursuit of perfection itself. The elusive quality in Riley’s painting is more often achieved in other painters’ works through improvisation, gesture or accident. But what Riley presents is rather a universe of extreme structure that dissolves into luminescent and fugitive color. The ‘aura’ is not achieved through direct index, but through engineering. For this painting to achieve its fantastical presence requires a crucial austerity. There is always just enough in a Riley painting. She has vaporized out all the excesses of the sentimental past, because they might interfere with the immersive present and an emerging future.
บริดเจ็ท ไรลีย์อธิบายประสบการณ์ของการชมภาพวาดของเธอเป็น " ปราดเปรียว , สั่น , ความสุข , " [ ผม ] และก็แปลกใจและรำคาญที่คนอื่นถือว่างานของเธอเจ็บปวดที่จะมอง ในขณะที่ศิลปะนักประวัติศาสตร์พาเมล่า ลีโทรแกล้งไรลี่ย์ กองหลัง , [ 2 ] ฉันสามารถเข้าใจสถานะของไรลี่ มีเพียงเยี่ยมชมมัสยิดในอิสตันบูลและส่าหรีร้านค้าของธากาผมเตือนว่าแปลกมันเรียกภาพวาดต้อกระจก 3 มากกว่าการกระตุ้น ผมรู้ว่าการเป็นอัตนัย แต่รับรองงานนี้ผมเองก็ไม่เห็นด้วยกับประสบการณ์ของความเจ็บปวด ผมรู้สึกเสมอว่า การทำงานเป็นเชิงรุก มองเห็น เป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนหัดภาพหรือผลของ provincialism ทางวัฒนธรรมผู้ที่บ่นว่าปวดหัว งานเร่งเจาะท้องหรือกลายเป็นคลื่นเหียน , ฉันพูด : เป็นอาหารหรือเครื่องดื่ม ขยายรสนิยมของคุณ และเพิ่มความอดทนของคุณอยู่นิดหน่อย
ทันทีที่ผมเห็น ภาพเริ่มกระเพื่อม ก่อนฉัน ภาพเคลื่อนไหวของแสงสีและคลื่น ความรู้สึกคือจังหวะการเต้น ล่องลอยไปต้อกระจก 3 เป็นบิตขนาดใหญ่กว่ากระจก 2 ประตูบานเลื่อน แม้จะมีพรายตน พื้นผิวของภาพวาดนั้นมีสติ แห้ง และเคลือบ : สานของผืนผ้าใบเป็นที่ประจักษ์ และการใช้สีตรงไปตรงมา
เทาเขียวเส้นหยักความคืบหน้าลงภาพวาด , กลายเป็นอิ่มตัวโทนสองชุดสีแดงและสีฟ้า , กระจายแสงแดง อุ่นแดงก้าวหน้าบนเงาสีฟ้าเย็นแนวโน้มในสายเลือดของเราเพื่อดู afterimages เสริม , โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเฉดสีตรงข้ามเป็น juxtaposed ขยาย , ภาพวาดเรืองแสง .
พื้นสีขาว reasserts ตัวเองระหว่างสีและตัวเลขเพื่อให้พวกเขา ในสถานที่ส่วนใหญ่ คือสีขาว ความกว้างเท่ากันกับสีผสม แต่เป็นสีเส้นแคบลง เปลี่ยนไปตามแต่ละมุมกว้าง , สีขาว ,โดยหางของแสงสีขาวบนเงาสีเทา ที่ข้ามสัญญาณของแสง และเงา สั่นในหุบเขาเหล่านี้ ทำให้การเคลื่อนไหวในรูป
แนวนอน , เส้นโค้งสีดูเหมือนจะกว้างขึ้นเล็กน้อยในบางพื้นที่ ในช่วงกลางและล่างของภาพ สร้างสีสัน fissures ในความสม่ำเสมอของลวดลาย เหมือนกระทู้ที่ดึงในการทอผ้าของเหล่านี้อาจจะโดยเจตนาหรือผลพลอยได้ของการทำมือ หรือแม้แต่ผลของการเปลี่ยนสีและค่าความแตกต่าง . ในกรณีใด ๆ วงบางพอ ที่เล็กมาก ความขัดแย้งที่สำคัญสายตา . ภาพวาดจาก 1967 , ปี ไรลี่ย์ แนะนำสีหลังจากหลายปีของภาพเฉพาะในสีดำและสีขาวไรลี่ย์ พร้อมความมุ่งมั่นที่จะรูปแบบแถบแคบซึ่งเธออธิบายว่าส่วนหนึ่งเธอใช้สี " เป็นหลัก ขอบไม่มีปริมาณมากถือเป็นองค์ประกอบที่เหมาะที่จะทำงานกับเปรียว ความสัมพันธ์ระหว่างสีและแสง . " [ 3 ] ตัวอย่างเช่น ไรลีย์ ปฏิเสธความคิดของสามเหลี่ยมสีเขียวของรูปสามเหลี่ยมทึบปริมาณและคุณภาพทิศทางยืนยันตัวเองและแข่งขันกับการใช้สี ไม่ได้ต้องการเพียงแค่ ' สี ' เธอไม่มีสีภาพวาด เธอกำลังจินตนาการรูปแบบของเธอสี [ 4 ]
สำหรับผม ภาพนี้ย่อมแตกต่างจากตัวอย่างง่ายของ OP ศิลปะ เพราะชอบงานของนิยายวิทยาศาสตร์รอบคอบมันกันอย่างน่าประหลาด บีบอัด อดีต ปัจจุบัน และอนาคตตลอดการเขียนของเธอ ไรลี่ย์ เล่าว่า ผลกระทบของความทรงจำ การรับรู้ที่เฉพาะเจาะจง ในรูปนี้ เห็นเธอวาดเมื่อช่วงเวลาเหล่านี้อาศัยอยู่ ไม่ว่าจะเป็น สังเกตไฟข้ามน้ำ มองท้องฟ้าสีฟ้าสดใส เลือนลง เสริม ค่ะ ศึกษาสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐของจุดเซอราต์และกระเบื้อง Moorish หรือมีส่วนร่วมเป็นทั้งในเชิงโครงสร้างการวาดรูป .เธอ hones แง่มุมของประสบการณ์ที่ผ่านมาเหล่านี้ เพื่อที่จะนำเสนอใหม่ทั้งหมดที่รับรู้เหตุการณ์ประหนึ่งพวกเขา .
ไรลี่กอดก่อนการวางแผนอย่างรอบคอบพิจารณาและปรับสี ขนาด และองค์ประกอบทางปฏิบัติของการวาดภาพที่สมบูรณ์แบบมากกว่าการแสวงหาความสมบูรณ์แบบนั่นเองคุณภาพเปรียวในรูปของไรลี่ย์ มากขึ้นมักจะประสบความสำเร็จในจิตรกรอื่น ๆทำงานผ่านปฏิภาณโวหาร , ท่าทาง หรืออุบัติเหตุ แต่สิ่งที่ไรลี่ย์เสนอค่อนข้างจักรวาลโครงสร้างสุดโต่งที่ละลายในเรืองแสงและสีผู้หลบหนี ' ออร่า ' ไม่ใช่ความผ่านดัชนีโดยตรง แต่ผ่านทางวิศวกรรมภาพนี้เพื่อให้บรรลุสถานะของประหลาดมีความเข้มงวดที่สําคัญ มีเสมอเพียงพอในไรลีย์ ภาพวาด เธอได้ระเหยออกทั้งหมด excesses ของอดีต เห็นอกเห็นใจ เพราะอาจกระทบกับปัจจุบันที่ดื่มด่ำและเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต
การแปล กรุณารอสักครู่..
